Реферат: Актерское искусство
Актерское искусство
Актерское
искусство в драме и кино, создание сценического образа, исполнительское
творчество.
Актерское
(сценическое) искусство стоит в ряду древнейших, одним из его источников
явились религиозные обряды. Развитые формы сценического искусства, с диалогами
и зачатками актерской техники, появились на древнем Востоке. На ранних этапах
развития драмы в качестве актера обычно выступал сам автор. Из древних
цивилизаций наиболее интересные и совершенные формы драматического искусства
дала Греция, где из Дионисий в Афинах зародилась драма.
Ранняя
древнегреческая драма была тесно связана с ритуальными танцами и религией.
Актеру воздавались жреческие почести, он облачался в ритуальное одеяние,
принятое на празднествах в честь бога Диониса, – длинный, с тяжелыми складками
хитон, полностью скрывавший тело. Он также надевал маску и обувь на очень
высокой подошве (котурны). При скудости признаков внешней индивидуальности
огромное значение приобретало искусство декламации, актер получал возможность
играть в одной пьесе несколько ролей, меняя маски. Иногда, изображая
экстатическое состояние или умопомрачение, актеру приходилось исполнять
неистовые пляски, но обычно телодвижения в трагедии сводились к минимуму.
Знаменитыми драматическими актерами 5 в. до н.э. были Клеандр и Тлеполем,
однако об их сценической технике не осталось никаких свидетельств.
Комические
актеры того времени также надевали маски, но обувались в сандалии, носили
короткую одежду, спереди прикреплялся огромный фаллос. Двигались они
преувеличенно живо и размашисто. К 4 в. до н.э. уровень драматургии упал, что
привело к повышению значимости актера; он индивидуализирует маску и даже
приноравливает к себе текст пьесы. К 3 в. до н.э. манера исполнения как в
комедии, так и в трагедии становится более жизненной, естественной и менее
скованной, особенно в т.н. «новой комедии», отличавшейся необычайным
разнообразием и жизнеподобием масок. Древнеримская драма, в основном
отталкиваясь в своем развитии от поздних греческих образцов, также зачастую
утрачивала культовое значение и служила главным образом развлекательным
зрелищем; актеры набирались, как правило, из рабов. До начала 1 в. до н.э.
римляне не использовали масок и потому могли совершенствовать свою мимику.
Наиболее известным актером-трагиком был Клодий Эзоп, а комиком – Росций. Затем
в подражание греческому театральному стилю пришли длинные одежды и маски, но
одежды более искусные и маски – более реалистичные. Присущий римлянам «культ личности»
поощрял, выражаясь сегодняшним языком, «систему звезд». Актеры стали
специализироваться в определенных амплуа – женщины, боги, юноши, параситы, –
причем каждому полагалась своя выразительная маска, а типизация подкреплялась
реалистичными речью и жестами. Мастера натуралистической комедии, римляне
разработали соответствующие костюмы. Помимо масок они использовали мягкие
сандалии, ставшие символом комедии.
В 1 в. н.э.
завоевывает популярность мим. Реалистичная харàктерная сценка бытового
содержания исполнялась в повседневной одежде и обычно в гриме вместо масок,
изобиловала непристойными шутками и телодвижениями. Впервые на сцену были
допущены женщины. Величайший артист мима Норбан Сорекс имел собственную труппу,
включавшую и женщин. Последним драматическим жанром, появившимся в древнем
Риме, стал пантомим – представление с танцами и игрой без слов.
Актер-декламатор распевал или читал сцены из знаменитых произведений, а
пантомимист представлял их жестами и пластикой.
К 6 в.
профессиональный театр в Риме полностью исчезает; драматические представления
вырождаются в примитивное действо. Среди причин можно назвать тяжелые
последствия варварских набегов, а также цензуру увеселительных зрелищ,
введенную императором Юстинианом. В театральную культуру Средневековья и
Возрождения сценическое искусство древнего Рима передалось через фольклорную
традицию, народные гулянья и нерегулярное частное покровительство актерам,
мимам и танцорам – любителям либо полупрофессионалам.
С падением
Римской империи и упадком исполнительского профессионализма объявилось
множество лицедеев-любителей – жонглеров, акробатов, менестрелей и мимов, –
бродивших по европейским городам с сольными представлениями. Мистерии, новая форма драмы, распространившаяся
по всей Западной Европе в Средние века, развились из католической литургии и
пастырских наставлений. Поначалу исполнителями были духовные лица и певчие, а
действо, иллюстрирующее эпизод из Библии или просто сопровождавшее мессу,
совершалось у алтаря или в нефе церкви. По мере становления жанра мистерия
восприняла мирские и фарсовые элементы. Со временем мистерии были выведены из
церкви и перешли под опеку ремесленных цехов; их стали исполнять на специальных
платформах, часто передвижных. Мистерии были главным событием праздника тела Христова
в начале лета. Обмирщение драмы продолжалось, латынь уступила место живым
языкам, ради увеселения толпы примешивался грубый юмор. Основным видом сцены
стали передвижные платформы и «беседки» в различных вариациях.
Позже появились
моралите, рационально выстроенные назидательные пьесы, в которых выступали
персонифицированные Добро и Зло. По мере внедрения в моралите элементов грубой
комики жанр деградировал и его комические черты и дидактику переняли дворцовые
интерлюдии, представлявшие собой смесь светских и классических элементов и
получившие распространение в начале правления Тюдоров. К этому времени в Англии
и на материке уже существовали небольшие странствующие актерские группы, с
которых берет начало елизаветинский театр и разряд актеров-профессионалов.
К 16 в.
религиозная драма в Европе утратила свои позиции. Первые гуманисты
способствовали чтению и постановкам латинских пьес в школах, светские пьесы
писались на родном языке. В Англии, испытавшей сильнейшее влияние древнеримской
драмы, в особенности комедий Плавта и Теренция и трагедий Сенеки, явилась
плеяда поэтов-драматургов –
К.Марло, У.Шекспир, Б.Джонсон. В детские годы Шекспира
профессиональные группы актеров перестали быть редкостью в Англии. Защиту от
законов против бродяжничества они обычно находили в покровительстве знатных
вельмож. В 1576 в Лондоне возводятся первые публичные театры, но пока еще вне
юрисдикции городских властей. До этого представления давались в постоялых
дворах, банкетных залах, дворцах, школьных часовнях, ратушах и т.п., как в
помещениях, так и под открытым небом. С появлением постоянных помещений
актерская игра становится профессией, между труппами разворачивается
конкурентная борьба, и театры обретают признание, широкую поддержку и
финансовую самостоятельность. Искусство актеров-елизаветинцев вырастало на
достижениях поэзии и драмы английского Возрождения. Отсюда чрезвычайно условная
и риторическая манера исполнения. Требования к сценическому искусству той поры
блестяще изложены в указаниях Гамлета (Гамлет, акт III, сц. 2), которые он дает
актерам. Лучшими трагиками считались Э.Аллейн и Р.Бёрбедж, комиками – Р.Тарлтон и У.Кемп.
Для дворцовых
маскарадов Якова I И.Джонс разработал искусные декорации и сценическое
оборудование, а Джонсон писал для знатных дам и кавалеров любительские роли
мифологических персонажей. Однако эти дворцовые забавы, т.н. «маски», не
оказали серьезного влияния на народную английскую драму, которая процветала
вплоть до закрытия пуританами публичных театров в 1642. Традиция актерского
профессионализма возродилась лишь после Реставрации. Елизаветинскому театру
была свойственна большая степень условности. Актеры всегда выходили в
современных костюмах, к какой бы исторической эпохе ни относилось действие
пьесы. Текст писался стихами и потому торжественно декламировался, что резко
разводило сценический диалог и обыденную речь. Исполнение женских ролей
мальчиками снижало правдоподобие любовных сцен, превращая их в возвышенные
словопрения. Почти лишенная реквизита сцена вынуждала актеров все время быть на
ногах и расхаживать по сцене. Наконец, тот факт, что спектакли давались днем
под открытым небом, вменял поэтическому тексту делать указания на место
действия, время суток, время года и год.
Актерам-елизаветинцам
не было чуждо и искусство импровизации, в особенности комедиантам вроде Кемпа.
В том же 16 в. в Италии появляется театр, который вовсе отказался от сценария и
полагался исключительно на способность актеров к экспромту. Это представление,
известное как «комедия дель'арте», во многом отталкивалось от традиций мимов и
менестрелей, насчитывавших уже многие столетия. Это была вульгарная, «низкая»
комедия, и для ее представления требовались только помост, актеры и зрители.
Героями являлись хорошо известные типажи, зародившиеся еще в древнеримской комедии:
любовный треугольник – Пьеро, Коломбина и Арлекин; врачеватель-шарлатан Доктор;
скупой купец Панталоне; бахвал и трус Капитан. Актеры придерживались лишь общей
линии сюжета и импровизировали по ходу действия. Объединяя в одном лице мима,
акробата, танцора, музыканта и комедианта, они вносили в представления новизну
и занимательность, заставляя работать воображение. Актеры выступали в масках и
традиционных костюмах и разъезжали от города к городу организованными труппами.
Один из таких коллективов, «Джелози», привлекал в конце 16 в. внимание многих
путешественников. В конце концов комические положения и остроты приелись, но,
прежде чем выродиться, комедия дель'арте успела оказать влияние на драму и
балет Италии, Франции, Испании и Англии.
См. также КОМЕДИЯ ДЕЛЬ АРТЕ.
К концу 17 в. в
английском театре имели место нововведения, отразившиеся и на исполнительском
искусстве: возникли закрытые театры, появились декорации и искусственное
освещение, на сцену были допущены женщины. Но театру Реставрации были еще
свойственны множество условностей и стилизованная манера исполнения, будь то
торжественный стих героической пьесы или бестолковая сценка из утонченной
сатирической комедии. Выдающиеся актеры того периода – Т.Беттертон и Нелл Гвин.
Во Франции
актерская игра в 17 в. также не отличалась особой реалистичностью, во многом
благодаря господству поэтики классицизма, чьи жесткие правила равнялись на
древнегреческую трагедию. Строки Корнеля, Мольера и Расина декламировались в
манере, исполненной благородства и величия, движения и жесты были рассчитанно
скупыми, актеры обращались не столько друг к другу, сколько к зрительному залу.
Осмысление
актерской игры как искусства начинается лишь в 18 в. Д.Гаррик и Д.Дидро задались вопросом, должен ли актер сам
испытывать душевные состояния, которые изображает, или же надо с помощью
определенных приемов уметь пробудить в зрителях эти чувства. Впрочем, подобные
теоретические споры мало влияли на саму игру, и в 19 в. преобладала
«романтическая», т.е. аффектированная, выспренняя манера исполнения: ставились
тогда по большей части мелодрамы, дававшие исполнителю возможность щегольнуть
декламацией и пластикой. Этого соблазна не избежали даже великие – Рашель, Сара Сиддонс, У.Ч.Макриди, Кины и
Кемблы, Г.Ирвинг и Б.Три.
Лишь к концу 19
в. появляются тенденции реалистической манеры актерской игры. Впервые они
проявились в массовках спектаклей Мейнингенского театра, поставленных Георгом
II, герцогом Саксен-Мейнингенским, одним из первых великих постановщиков
современности. Однако «реализм» этого режиссера-диктатора сомнителен, поскольку
он манипулировал актерами, словно марионетками. Под впечатлением от спектаклей
Мейнингенского театра К.С.Станиславский
начал разрабатывать собственные приемы ансамблевой игры, что привело его к
созданию такой исполнительской системы, при которой актер, опираясь на
собственный опыт, добивался перевоплощения в создаваемый образ. Система
Станиславского повлияла на современное сценическое искусство во всем мире, а
открытия в области психоанализа позволили актеру глубже проникать в душевный
мир своего персонажа.
Научный
подход коснулся и других аспектов сценического действия. Костюмы и декорации
изготавливаются в соответствии с историческими данными, мебель нередко
заимствуется из музеев. Современное осветительное оборудование свело на нет
необходимость в избыточном гриме; голос и речь приблизились к разговорным.
Список
литературы
Для подготовки
данной работы были использованы материалы с сайта http://www.krugosvet.ru/
|